Bienvenidos a Encuentros de Cine, un pequeño rincón cinéfilo ...
Mostrando entradas con la etiqueta Festivales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Festivales. Mostrar todas las entradas

01 abril, 2013

Tengo esa desgracia. Sigo siendo ‘el director de “El espíritu de la colmena”…’ (I)


Por Clara Martínez Malagelada
Publicado en la Revista Digital Under Magazine, el 20 de marzo de 2013
 
El pasado 8 de Marzo, en el marco del Festival Internacional de Cine de Murcia, IBAFF – celebrado entre el 4 y el 9 de marzo – tuvo lugar un extraordinario Encuentro de Realizadores, formado por tres referentes en el arte y el pensamiento: Jaime Rosales, cuyas películas, Las horas del díaLa soledad, o la reciente Sueño y Silencio, han abierto nuevos caminos en la cinematografía española actual; Abbas Kiarostami, fotógrafo, poeta, cineasta… iraní, cuya amplia filmografía baila entre la forma narrativa documental y la ficción, el videoarte … bajo una filosófica sencillez; y Víctor Erice, uno de los directores más importantes de la historia del cine español, cuyas obras, El SurEl Espíritu de la Colmena o El Sol del Membrillo, ¡entre otras!, son amadas en el mundo entero.

Quisiera destacar en el presente artículo – dividido en dos capítulos dada la longitud y el interés del mismo – la voz de uno de ellos tres. Un hombre al que muchos no habíamos tenido nunca enfrente, de gesto pausado y mirada nostálgica, y que nos impactó profundamente con sus palabras. Ante los variados prejuicios que se han forjado sobre su figura, él mismo, con sinceridad y, ante todo, con una enorme modestia, lanzó su personal respuesta. Hablador, respetuoso y sin pelos en la lengua, Víctor Erice conquistó a un público mayoritariamente joven, estudiantes de cine, provenientes de múltiples países. Un cineasta al que amamos y admiramos por las películas que ha realizado y hemos visto, por las películas que ha realizado y nunca hemos llegado a ver pero, también, por las películas que sabemos podría llegar a hacer… Un cineasta, un pensador… Víctor Erice habló sobre sus primeros pasos en el cine, sobre su última producción rodada en Portugal, sobre la situación actual del cine español… desde la claridad y la reflexión.
Moderado por Àngel Quintana, os dejamos con Víctor Erice:
Es difícil hablar de ciertos temas. Creo que los cineastas somos hombres ante imágenes y sonidos antes que, quizás, ante palabras. Pero tenemos que reflexionar sobre nuestro trabajo inevitablemente. Yo pertenezco, además, a una generación de cineastas en donde el elemento de reflexión ha estado siempre presente. De hecho, cuando yo empecé a escribir sobre cine, para mi, en cierto modo, era como hacer ya una película. ¿Qué puede, esto significar? Que el cine en mi experiencia ha sido y sigue siendo más que una profesión, una forma de destino. Y, por favor, que no se entienda esto de una forma pretenciosa o grandilocuente. ¿En qué medida una forma de destino? En la medida en que fue a través del cine, a través de la visión de una película, que tuve acceso a algunos de los primeros misterios de la vida. De ahí que para mi el cine se convirtiera inmediatamente en un medio de conocimiento. Y lo sigue siendo. ¿Conocimiento de qué? Del mundo, del prójimo, de mí mismo.
En los años de mi formación yo todavía pude asistir a las manifestaciones de lo que se llamó el cine clásico. Yo empecé a ver películas en los años cuarenta. Entonces no había más que dos modelos no muy diferenciados. El cine norteamericano que invadía todas las salas europeas – el cine de mi infancia – y el cine europeo. Ciertos atisbos de cine europeo que seguían el modelo norteamericano. El sistema de géneros, etc. Es decir, que cuando uno llegaba al cine y quería ejercerlo, no había otro modelo cinematográfico, prácticamente, que el convencional, heredado del sistema norteamericano. Hasta que un día surgió un fenómeno, en Italia primero, que se llamó neorrealismo. Yo recuerdo la primera película neorrealista que vi a los trece años en una copia verdaderamente lamentable, en un cine de barriada, que de repente le descubrió al niño que yo todavía era, en gran medida, otra dimensión del cine. La película se llamaba Ladrón de Bicicletas. En el niño que yo era, esta película me hizo descubrir que las películas también podían contar algo de la vida que yo veía a mi alrededor todos los días, en la calle, en las casas de mis familiares, de mis amigos. Me abrió una ventana hacía otra perspectiva del cine. Yo sentí que ciertas películas inolvidables del cine americano de mi infancia contaban la vida como quizás debería de ser. Pero Ladrón de Bicicletas la contaba tal como era, tal como era. Al nivel de la dramaticidad humilde y secreta de lo cotidiano.

Este mismo latir, el latido de un corazón, lo he vuelto a sentir la primera película que vi de Abbas Kiarostami, Close Up. Volví a sentir el mismo tipo de experiencia. Lo que había detrás de estas dos películas tan separadas en el tiempo, tantos años después, era algo que yo echo en falta en el cine actual contemporáneo y, más específicamente, en el cine español. El sentido de la comunidad. Y en la película de Abbas, detrás de ella, en todas las personas que circulaban por las imágenes, había ese sentido de la comunidad. Por eso he dicho, y a veces he sido mal traducido, que la condición existencial del cineasta contemporáneo, moderno, es la comunidad. Los hombres de la Nouvelle Vague… se reunían entre sí, se comunicaban lo que estaban haciendo… Este sentido quizás lo vuelvo a percibir en cineastas como Jaime Rosales, Abbas Kiarostami… es decir, trabajamos en países muy diferentes, pero más allá de la nacionalidad, hay una comunidad, una comunidad de cineastas dispersos en el mundo y que, en definitiva, tienen un carácter de supervivientes. ¿En qué medida? Yo pertenezco a una generación evidentemente que fue educada, culturalmente, no en el cine como espectáculo sino en un cine de resistencia. ¿Qué película me hizo ver que el cine podía ser un hecho extraordinariamente de resistencia? Fue una película prohibida en España, en la época, que se llama Roma citta aperta. En aquella época toda una serie de jóvenes aspirantes a directores de cine, cinéfilos, nos inventamos una manera de poder ver este tipo de películas. Teníamos una buena relación con un aduanero del aeropuerto de Barajas de Madrid, y había películas que circulaban por el mundo y que llegaban al aeropuerto. Estaban allí 24, 48, horas… entre todos reuníamos dinero, sobornábamos al aduanero y nos permitía sacar esa copia sólo por unas horas. Alquilábamos un cine, pequeñito, y veíamos la película. En estas condiciones a mi me fue dado ver en pleno franquismo, en plena dictadura, esta película de Rossellini. Cómo y dadas las circunstancias de nuestro país, donde había un eco de lo que la película contaba… el cine podía ser un elemento de resistencia. ¿Cómo? Digo estas cosas un poco al azar para intentar hacer un pequeño bosquejo de por donde yo me he movido en el cine, dando a entender que el mejor retrato de un cineasta son las películas que mal que bien ha logrado hacer. Por alusiones… Abbas, qué manipuladores somos los directores de cine… Mira que… ¡una botella que yo eché al mar, aquí, en Almería, cerca, pueda llegar a Irán… ¡Pero llegó! (risas).
Eso quiere decir que partimos de la realidad para otorgar a la realidad la verdad de la ficción. Porque todo lo que discurre por una pantalla de cine se convierte, sean actores profesionales sean actores naturales, en un fantasma de la realidad. Como aquí están presentes bastantes alumnos de diversas escuelas de cine, debo decir que yo fui alumno, durante tres años, de una escuela de cinematografía, en Madrid. Allí aprendí bastantes cosas. Entre otras, una muy valiosa. Saber o intuir lo que no debería de hacer. De esa experiencia tan importante era tanto lo que pasaba en las aulas como las conversaciones, el encuentro con compañeros venidos de todas partes … Nos pasábamos las horas hablando de la vida y el cine.

¿Hasta qué punto, de qué forma, los tres habéis decidido, entre comillas, dejar la sala e ir al museo u otras formas de proyección? Jaime ha estado en el Reina Sofía, Abbas ha trabajado como cineasta narrativo y videoartista… Y Víctor acepta la correspondencia sabiendo que se trasladará al museo. Hoy en día ser autor y llenar salas parece más complicado.
Empezaré diciendo que no tengo ninguna vocación de elitista. Ninguna. Creo que mis, películas en general, todas se entienden…. Nada que ver con lo esotérico… Siempre he procurado aceptar, con todas sus consecuencias, todos mis compromisos profesionales, cuando los he tenido. A mi me parece absolutamente legítimo y necesario que un productor que invierte, son escasos… el dinero personal, lo recupere, naturalmente. Sobre el cine que nosotros podemos hacer en general, se proyecta una suerte de estigma, un estigma, he de decirlo, interesante. En la situación actual de régimen en la que vivimos hay, como se ha dicho, colaboradores, y resistentes. Y hay, socialmente, a través de los mass media, todas las empresas que dominan las mass media, una voluntad en descalificar un determinado tipo de propuestas que no se someten en principio a determinadas convenciones de la industria del espectáculo. Pero eso no quiere decir que mis compañeros y yo tengamos una vocación de soledad y una voluntad de seres elitistas. En absoluto. Yo creo que el cine, como decía Renoir en los años 30, es para tender un puente, un puente hacia los demás. El que nuestras películas no lleguen a ese prójimo no depende muchas veces de nosotros mismos, depende fundamentalmente de la distribución.
Afortunadamente hoy día con las nuevas tecnologías se pueden hacer películas baratas. Yo he rodado en todos los sistemas, con un equipo de 20 personas, o absolutamente solo. He pasado por todo el espectro. Pero siempre he mantenido la actitud de querer llegar al prójimo. ¿Por qué se fracasa? Porque … ¿Quién controla realmente la distribución? ¿Quién desembarca en las salas cinematográficas con 800 copias, que es una forma de ejercicio totalitarista, el cine norteamericano? ¿Qué nos queda? Mi trabajo no es solamente el haber hecho una película, que para mi ha sido una experiencia enormemente extraordinaria, en Portugal, sino que esta película la pueda ver la gente en una sala de cine. En una sala de cine.
Hay otro estigma interesado que se vuelca sobre lo que nosotros podamos hacer. “Es un tipo de película que no conecta con el público, sólo piensan en ellos mismos…” Diré y siento remitirme, perdón, a mi experiencia personal… ninguno de los productores con los que yo he trabajado ha perdido un céntimo con mis películas, en todas ha ganado dinero, más o menos, pero en todas. Absolutamente en todas. Dicho esto, ¿De dónde procede esa actitud generalizada a los medios, presidida por una voluntad no de información? Porque hoy día, el problema en el cine como en tantas cosas, es que ya no se sabe donde empieza la información y la publicidad. Ya no existe la verdadera información. Sólo existe la publicidad. ¿Qué quiere esto decir, también? Que lo que importa hoy, no es la obra en sí, sino el acontecimiento social que proyecta. En una película de Pedro Almodóvar, tan importante es el acontecimiento social que proyecta, o más, que la propia película en sí. ¿Esto que quiere decir? Que lo que descubrieron ya los situacionistas hace ya tantos años en Francia, la sociedad llamada del espectáculo, se ha cumplido hasta extremos extraordinarios. El espectáculo ya está en todo… Si hoy se convierte en espectáculo gracias a la televisión la vida privada, la intimidad de las personas… pues díganme ustedes… Yo lo que pienso es que la mirada de Abbas es sobretodo la mirada de un poeta, y haga fotografía como si hace películas como si hace de carpintero, su mirada es la de un poeta. Y eso es lo que permanece. Yo he tenido infinitas discusiones en Francia ante opiniones que decían que Abbas ha dejado su país … rueda en Italia… ya no es el mismo… Yo no creo que haya una película que le refleje, en muchos aspectos, tan íntimamente como Copia Certificada.

La película es tan importante como el acontecimiento… se trata de promocionar. El agente de prensa no existía en mi tiempo. Un director en el periodo de tres o cuatro días tiene que hacer 50 entrevistas. Porque no importa tanto lo que diga… lo que importa es que hay que meter ruido. Es propaganda gratuita. Nuestras películas que se estrenan, si se estrenan… Yo estrené El Sol del Membrillo, tardé meses en estrenarla… y había ganado el Premio del Jurado en Cannes y el Premio de la Crítica Internacional. Pero en este país, tardé cinco o seis meses en estrenarla. No teníamos dinero para hacer ningún tipo de publicidad. Pero eso no importa… porque lo que importa y nuestro deber es dejar testimonio. No sabemos lo que estas películas, vistas dentro de 30, 40 años, significarán para las nuevas generaciones de cineastas. No lo sabemos. Hay para mi una cinematografía ejemplar, próxima, hermana, se dice… el cine español y el cine portugués viven de espaldas el uno al otro. Pero el cine portugués ha creado una cultura cinematográfica muy importante. Ha creado las bases para fundar, a través de Manoel De Oliveira, entre otros, fundar las bases de una poética específicamente portuguesa del cine, cosa que en este país no hemos hecho todavía. No lo hemos hecho porque miramos hacia otro lado.
Yo hice mi primer trabajo profesional en el año 1968 como director. Lo que ha habido en todo este tiempo es un cambio de dimensiones prácticamente antropológicas. Es lo que denunció en su tiempo Pier Paolo Pasolini, hay un cambio de unas dimensiones extraordinarias. Cómo no iba a cambiar el cine al compás de la tecnología, de los distintos medios. Cómo no iba a cambiar la manera de ser consumido. Por mi parte estoy muy ligado todavía a la visión del cine como un hecho de contemplación. Hay cantidad de películas que veo donde las imágenes no permiten ver nada, son las imágenes un masaje para el ojo. El hecho de la contemplación. En los años de mi formación el cine era la visión de una película, un hecho público. Encerraba una experiencia pública. Porque la veíamos en comunidad, con otras personas. Alrededor de una pantalla se han tejido probablemente las amistades más imperecederas de mi vida. Asistiendo a una película. Allí nos juntábamos una pequeña comunidad de personas que no se conocían. Un acto público, de comunidad. La experiencia de hoy del cine, en nuestro ordenador, en nuestra casa, en el monitor de televisión, pertenece ya al ámbito privado, al de la privacidad doméstica. Esto para mi es un cambio fundamental. Los cineastas que se hayan educado en esta experiencia harán otro tipo de películas, forzosamente. Y no peores que las que nosotros hayamos podido hacer. Harán las películas de este tiempo. Lo que debe ser fundamental es la mirada que proyectamos sobre las cosas. Abbas ha trabajado sobre esto toda su vida. Ha puesto en cuestión la mirada. Yo me acuerdo de un cortometraje suyo, que se llamaba El pan y la calle. En este cortometraje había un plano en el que el niño venía desde el fondo de la calle, o iba… pero se alargaba y se alargaba … rompiendo con el cine convencional, sobre lo que es la acción. Para mi era un plano maravilloso porque solicitaba el acto de la contemplación. No ha cambiado tanto Abbas porque en Five ocurre lo mismo… Abbas permitía que la imagen respirara. Hoy no permitimos respirar a las imágenes. Los montadores de Hollywood, todos, proceden de la publicidad. Y hacen un montaje rapidísimo donde no tenemos tiempo de contemplar la interpretación del actor, prácticamente. El cine ha perdido con respecto al pasado el aspecto de la contemplación. La sala pública, el encuentro con los demás…
Cuando yo dije que quería hacer cine me tomaban por medio loco. No estaba bien visto. Y lo entiendo. Yo he rodado muchas cosas, pero casi siempre he aceptado los encargos que me han dado. La última película que he realizado es una solicitud… he decidido ir a un país al que culturalmente siempre he admirado mucho. El cine a veces gana cuando viaja. El cine, no hay que olvidar, de los orígenes, era un cine de emigrantes, que abandonaron sus países, se trasladaron a un nuevo continente buscando la vida. Lo que tenían aquellas gentes es que el cine no era un arte para ellos, era un recurso para sobrevivir. Eran grandes poetas, pero no eran conscientes de serlo. Eso me parece que es una condición de una inocencia que nosotros hemos perdido. Porque muchas de las películas que ahora vemos las vemos ya instaladas en la historia del cine, pero es muy diferente ver una película que surge de la historia del cine que verla en el momento en el que fue hecha. En ese instante auroral. Esto condiciona extraordinariamente el cine que los jóvenes puedan hacer hoy. Pero tendrán que cargar con esta herencia.

En mi caso puedo decir que la escuela de cine fue importante. No sólo y siento haber proyectado una imagen crítica… por lo que a mi me enseñaron allá, tuve de profesor a Berlanga… sino también por las personas que allí encontré. Mis compañeros. Se que las escuelas tienden a formar cuadros, inevitablemente, que responden mucho al concepto profesional e industrial, y probablemente es su deber. Ahora … educar la mirada, eso ya es otra cuestión. La mirada se educa viviendo, realmente… a través de la experiencia humana. En este sentido le debo más, en la educación de la mirada, a mi madre, que a ninguna escuela de cine. Porque mi madre se sentaba a coser en el balcón, y yo muy niño me sentaba a su lado, como era un primer piso, la calle se divisaba perfectamente… Y ella cosía. Pero al mismo tiempo iba nombrando a todas las personas del barrio que circulaban por la calle. Y me decía, “mira, ahí está el carpintero, hoy viene tarde, habrá estado tomando vino en el bar…”, “mira, mira, mira, el abogado, va al despacho”… era una mujer del campo, que se había establecido por primera vez en la ciudad, y para ella la ciudad era un espectáculo. Yo pienso que hay algo en aquellas palabras de mi madre, que ha sido fundamental para mi en la educación de la mirada. ¿Cómo se puede enseñar esto en una escuela de cine? Yo no lo se…

20 marzo, 2013

“Volveremos a vernos”, le dijo el maestro a sus alumnos


Publicado en el Blog IBAFF el 12.03.12
Por Clara Martínez Malagelada
Hace un año, Abbas Kiarostami aterrizaba por primera vez en Murcia para impartir un taller de cine. Treinta y cinco alumnos, diez días, y la admiración común por un director que, con su poética sencillez,ha marcado un antes y un después en la historia de la mirada cinematográfica.
Sí. Sabíamos que nos reencontraríamos, algún día, en Murcia…
Y así ha sido. Un año después, el cineasta iraní regresa a una ciudad convertida ya en referente cinematográfico dentro del panorama cultural mundial. Cincuenta alumnos, nueve días, y la misma fascinación por aquel hombre de pocas palabras y sonrisa habladora.


El primer día del taller Kiarostami dio a conocer los temas de los cortometrajes que cada uno debía realizar en adelante: el trabajo o el agua. Entre uno y diez minutos de duración. Asimismo, se proyectó una obra suya, y tuvimos la oportunidad de dialogar con él, de conversar sobre sus películas. ¿Cómo diriges a los actores no profesionales? ¿Cómo les escoges? ¿Resultó complicado rodar en un país tan distinto como Japón? … Queríamos escucharle. Pero el cine no se puede aprender en el aula, hay que salir a la calle a rodar…
Así empezó nuestro particular Viaje y Creación.
Durante los siguientes días, los alumnos le contábamos al maestro las ideas de nuestros cuentos. Momentos de ‘’confesión’’, bromeábamos. Esta no es una buena idea. Simplifícala. Piensa si no es mejor cambiar el final. Tu idea sirve para un largometraje. Perfecto, ¡sal a rodar! Kiarostami escuchaba con atención las propuestas, corrigiéndolas, modificándolas… mientras nosotros aprendíamos a construir pequeños guiones…
La ciudad de Murcia pronto se convirtió en un verdadero espacio de trabajo, donde amarillas acreditaciones topaban en cada esquina, aconsejándose, ayudándose… El maestro, mientras tanto, esperaba en el aula, o salía a jugar con su cámara, realizando, él también, su pequeño cortometraje. De esta forma, pudimos presenciar en varias ocasiones mágicos rodajes de andar por casa, en los que, bajo las órdenes del director, los alumnos éramos actores, cámaras, ayudantes… y, sobretodo, observadores.

Where is my friend? Así tituló Abbas Kiarostami su cortometraje, un close up del suelo encharcado, a modo de laberinto, en el cual un naranjoso pececillo busca a su amigo… No impongáis vuestra filosofía a la realidad. Dejad que ésta os la transmita… nos decía el cineasta.



Tras el rodaje, llegó el momento de editar nuestros trabajos. Uno a uno, el maestro los observaba y comentaba. Tímidamente, el resto de los alumnos nos agrupábamos a su alrededor para escucharle. Demasiado corto. Deja que las imágenes respiren. Hemos perdido el valor de la contemplación… Cuida el sonido, es lo más importante. Este plano es innecesario, no aporta nada. Cambia el orden de los planos, potenciarás su significado. Aprende a pensar el montaje antes del rodaje… Consejos que se convertían en algo más, en nuevas formas de enfrentarnos a la realidad y, consecuentemente, a nosotros mismos.



En diez días, pensamos nuestras historias, las filmamos y, en último término, las editamos. Llegó el momento de reunirnos y verlas conjuntamente. Nervios… ¡Íbamos a enseñarle nuestros trabajos al director Abbas Kiarostami! Sí, pero lo que no sabíamos es que, además, otros dos genios del cine y el pensamiento iban a asistir a la proyección. Víctor Erice y Bill Viola aparecieron en el aula como dos alumnos más, dispuestos a aprender de nosotros. En ese momento, nos sentimos como los verdaderos protagonistas del festival.
Abbas Kiarostami ha logrado hacer de este taller un auténtico viaje interior. Nueve días para enfrentarnos a nosotros mismos. Hemos tenido que espabilarnos, descubrir Murcia por nuestra cuenta, encontrar a actores por la calle, rodar con el material que llevábamos puesto… No hay excusas. No importa la calidad ni el resultado final. Lo más importante es terminar el trabajo… nos decía.
Hace tres días que el taller terminó, y los alumnos nos mandamos WhatsApp’s sin parar. Los mensajes no dejan de circular por Facebook. También cruzamos e-mails. Casi todos hemos llegado ya a nuestras casas. Irán, Brasil, Costa Rica, Italia, Eslovenia, Francia, Cuba, México, Perú, Colombia, España… El cine, evidentemente, no tiene fronteras. El maestro nos decía que siempre encontraremos al público que ame nuestras películas. Aunque sea reducido, aunque esté en el otro lado del mundo… Compartir diez días con personas de procedencias tan diversas nos ha ayudado a comprenderle. Y, por qué no, a ser más valientes.
Gracias al IBAFF por hacerlo posible.
Volveremos a vernos, nos dijo el maestro al partir. Sí, maestro, aunque sabemos que no le gusta que le llamemos así …

21 octubre, 2012

"Documentales para cinéfilos y apasionados de la música"

Os dejamos con un artículo de La Vanguardia de hoy, domingo 21 de Octubre:

Entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre barcelona se convierte en la capital del género cinematográfico del documental musical. Profesionales de sector, tanto nacionales como internacionales, críticos, programadores  y realizadores se darán cita en la décima edición de Beefeater In-Edit, que se celebrará en diversos puntos de la ciudad. En los cines Aribau y en la Filmoteca de Catalunya se proyectarán las películas. Y, paralelamente, el Hotel Pulitzer será el punto de encuentro de los profesionales y la prensa y, muy cerca, en el Hotel Regina, se habilitará la sede del Mercado Internacional del Documental Musical de Barcelona. 








(Cartel del Festival In-Edit, que rinde homenaje a los clásicos del género)


TRIBUTO AL GÉNERO



Con motivo de la celebración de esta efeméride, los organizadores han decidido homenajear este género escogiendo los 100 mejores musicales de la historia a partir de las votaciones de profesionales y críticos del sector. Destacan, entre otros, títulos como Don't look back (D.A.Pennebaker, 1967), considerado el mejor de la historia y que gira en torno a Bob Dylan como icono del pop; Let's get Lost (Bruce Weber, 1988), sobre el trompetista de cool jazz de la costa oeste Chet Baker; The devil & Daniel Johnston (Jeff Feuerzeig, 2005), acerca del iconoclasta favorito del underground americano o Stop making sense (Jonathan Demme, 1984), que capta en formato digital la gira de 1984 de Talking Heads.

También se exhibirá el documental sobre los Rolling Stones Charlie is my Darling, (1965), que representa esa mirada al pasado desde el presente que quiere proyectarse en la edición del festival. 

08 octubre, 2012

IBAFF, con los alumnos del Taller de Kiarostami

El pasado sábado 6 de octubre se produjo la anunciada reunión de los alumnos del Taller de Kiarostami, con la presencia de la Directora del IBAFF. Encuentros de Cine no pudo asistir en persona y participó del encuentro a través de Skype. Recordamos los grandes momentos vividos en el Taller junto al maestro Abbas Kiarostami, y prometimos volvernos a ver en la próxima edición del IBAFF 2013. Esperamos impacientes la llegada del próximo Festival de Cine IBAFF Murcia 2013.



Os dejamos algunas fotos del encuentro. Podéis acceder a la página del IBAFF aquí








16 junio, 2012

LA BAJANTE. 2ª Mejor Película 48 Hour Film Project Madrid 2012

El 48 Hour Film Project Madrid 2012 terminó con la habitual entrega de premios. Todos los equipos participantes esperaban ansiosos el dictamen del Jurado. LA BAJANTE, en la que Encuentros de Cine había participado, resultó premiada en 7 ocasiones:

· Mejor uso del objeto
· Mejor Fotografía
· Mejor Guión
· Mejor Montaje
· Mejor Interpretación Femenina
· Gran Premio del Público

Y ...

· 2ª Mejor Película del 48 Hour Film Project Madrid 2012

Os dejamos con el cortometraje y, recordad, las condiciones eran las siguientes:

Género: Comedia
Objeto: Monedero
Personaje: Luis García el Fontanero
Frase: ¿Estás pensando lo mismo?


11 mayo, 2012

No te pierdas THE 48 HOUR FILM PROJECT MADRID 2012




Llega a Madrid el 48 Hour Film Project, Festival de Cine a contrarreloj en el que Encuentros De Cine participó hace tres años en la ciudad de Granada. Os dejamos aquí la información sobre el Festival, y os animamos a participar, ¡para nosotros fue un gran placer! Podéis acceder al cortometraje que realizamos: CORTA Y PEGA


 THE 48 HOUR FILM PROJECT’S 2012 TOUR MUNDIAL
MADRID 8-10 JUNIO 2012
Realizadores de toda España vendrán a Madrid para competir en el Festival de Cine a contrarreloj más grande del mundo
en: www.48hourfilm.com/madrid


The 48 Hour Film Project, La mayor competición de ‘Cine a contrarreloj’ del mundo, llega por primera vez a Madrid el fin de semana del 8 al 10 de junio de 2012.

Madrid pasa a ser de nuevo una de las 120 ciudades en todo el mundo, que se incluyen en la gira del The 48 Hour Film Project 2012.

Los realizadores que se inscriban se unirán a la larga lista de 2.500 equipos de cine en todo el mundo que se han incorporado al Festival con un total de 35.000 personas. Todo un record de participación,  que hace que este evento sea mucho más que una competición cinematográfica. En este certamen itinerante son los valores de inspiración, creatividad y porciones de adrenalina con litros de café para completar en dos días los cortometrajes con una máxima duración de siete minutos lo que añaden interés al proyecto.

A los equipos participantes se les asignará una línea de diálogo, un personaje y un accesorio sobre los que ellos deberán trabajar en su proyecto. Aún más interesante, a cada equipo se le asignará mediante sorteo un género. Además, serán responsables de reunir al reparto y el equipo pertinente para hacer la película. La competición empezará el Viernes 8 de junio a las 19:00 y concluirá el Domingo 10 de junio dentro de las 19:30, momento en que las películas deben ser entregadas. Las películas que lleguen con retraso, aunque sea de un sólo minuto, serán descalificadas (aunque serán proyectadas en pantalla de cine pero sin participar en el concurso).
Las películas se presentarán al público en la Sala Azcona de la Cineteca del Matadero en Madrid el jueves 14 de junio de 2012, donde el jurado seleccionará la mejor película y asignará los Premios del palmarés. El público también tendrá protagonismo ya que uno de los premios lo otorgan ellos. La pelicula galardonada como Mejor Película por el Jurado oficial entrará a formar parte de la competición internacional, en el evento anual del The 48 Hour Film Project 2012 en donde se entregarán los premios a los mejores cortometrajes del año 48HFP y que tendrá lugar en el Filmapalooza 2013, en Los Angeles. En el Filmapalooza 2013 se asignará el premio a la mejor película del 48 Hour Film Project 2012 y se elegirán las 10 películas que representarán el proyecto en la Sección de Cortometrajes del Festival de Cine Cannes de 2013.

En Madrid serán asignados, entre las películas galardonadas, algunos premios ofrecidos por nuestro patrocinadores. Bande Apart (Escuela de Cine de Barcelona) ofrece una beca para uno de sus cursos de verano y Red Giant Software donará una suite de su productos Magic Bullet Suite y Promofest donará 50 envíos a festivales nacionales.

The 48 Hour Film Project 2012 demuestra que lo más importante es romper cualquier tipo de barrera, y permite que cualquier persona en un fin de semana, con una cámara de vídeo y una ilimitada energía creativa pueda experimentar la diversión, alegría y satisfacción de producir una película.

Desde su lanzamiento en 2001 en Washington DC, por los cineastas Mark Ruppert y Liz Langston, el proyecto se ha convertido en un fenómeno cultural global, con un total de más de 130.000 participantes que han producido cerca de 9.000 cortometrajes.
"El hecho de que continuemos con la expansión a nuevas ciudades cada año confirma que el proyecto realmente ha tocado la fibra sensible de los cineastas y espectadores de todo el mundo", expresó Langston, co-director ejecutivo de The 48 Hour Film Project. "Estamos encantados de volver a algunas de nuestras antiguas ciudades, así como la introducción en esta gira de nuevas ciudades en 2012."

El 48 Hour Film Project Madrid 2012 está patrocinado por Band Apart (escuela de cine de Barcelona), Red Giant Software y colábora con Promofest y Cultunet.



Para más información, el Productor es:
Stelvio Attanasi
+34 655 13 50 04
madrid@48hourfilm.com

Para obtener más información sobre cómo participar en Madrid, visite:
www.48hourfilm.com/madrid.
Para recibir material informativo (Fotos, Video Tráiler, informaciones adicionales) o para efectuar seguimiento de los equipos durante la competición, ponerse en contacto con el City Producer, Stelvio Attanasi / madrid@48hourfilm.com / +34 655 13 50 04


10 mayo, 2012

DocumentaMadrid. Clases Magistrales


Encuentros de Cine asistirá HOY, JUEVES 10 de MAYO, y MAÑANA 11 DE MAYO, respectivamente, a dichas clases magistrales, y en breves informaremos desde aquí cómo han transcurrido:

RICHARD DINDO

El cineasta suizo Richard Dindo es de uno de los biógrafos más interesantes que nos ha brindado el cine documental reciente. A medio camino entre el cine político y el poético, Dindo inicia su interés cinematográfico con la figura del intectual, de aquel que desempeña un rol y que tiene un compromiso con la sociedad en la que vive. Muy apegado a los presupuestos teóricos de mayo del 68, este director se ha decantado siempre por un cine que detiene su mirada sobre los vencidos, los oprimidos, los humillados; pero que no sólo les brinda un retrato sino que se identifica con sus derrotas que son, en definitiva, las de todos. A partir de una construcción narrativa que concibe al sujeto filmado como un “objeto de la memoria”, en esta clase magistral Richard Dindo nos desvelará las claves de su cine documental. Usando el pasado como punto indispensable de referencia, el cineasta explicará cómo una atenta mirada y un espíritu crítico permiten a un “trabajador de la memoria” crear un equilibrio indispensable entre texto y palabra, en una simbiosis estética que le ha llevado a intentar fundar un arte de la biografía a través de trabajos fundamentales como Arthur Rimbaud, une biographie (1991), Ernesto «Che» Guevara: le journal de Bolivie (1994) o Gauguin à Tahiti et aux Marquises (2010).


JEAN-HENRI MEUNIER

Uno de los trabajos fundamentales de Jean-Henri Meunier es el tríptico que el cineasta francés rodó en un pueblecito de Aveyron llamado Najac. A través de una crónica de la población llena de humor y poesía, el director nos ha regalado fragmentos de vida donde el acto de compartir y la sinceridad están muy presentes. Cercano a sus personajes, se ha aproximado a ellos con una mirada singular y generosa a las relaciones humanas, al arte de vivir juntos.

En esta clase magistral, concebida como un diálogos con los asistentes, Meunier expondrá su percepción sobre el “cine de lo real” y su propio método de trabajo y de dirección. El cine documental es concibido como una obra que se aproxima a la realidad a través de la mirada y la imaginación del realizador; por tanto, cada película tiene un punto de vista subjetivo que intentará analizar y exponer.
Desde la lección del tema, pasando por la obtención de la financiación, la preproducción o el rodaje hasta llegar a la sala de montaje y a la exhibición, Jean-Henri Meunier aportará su visión sobre la metamorfosis provocada por la irrupción de la nuevas tecnologías en el mundo del documental.
Con todo, el director desvelará como la elección del tema y el compromiso personal continúan siendo las constantes de la creación de una obra cinematográfica, unas claves que le definen como un cineasta generoso y humanista.

* Información extraida de la página web oficial de DocumentaMadrid 12

31 julio, 2010

Premios 48 Hour Film Project Granada 2010

Como habíamos anunciado, Encuentros de Cine participó recientemente, por primera vez, en un festival de cine: The 48 Hour Film Project, fetival internacional de cortometrajes. 48 horas en las que rodar un corto ...

La peculiaridad del festival, no solamente el tiempo, sino también unas reglas muy especiales: género determinado, personaje, ojeto y línea de diálogo. A nuestro equipo, formado por Clara Martínez Malagelada y Pepe Castillo Hermoso (¡había equipos de hasta 22 personas!), le tocó HORROR como género cinematográfico. Además:

Character: Pepa/Pepe, Peluquera/o Hair Dresser

Prop: un ventilador a fan

Line of Dialogue: "¿Sabes que?...me he fijado que eres un debutante."

You know what? I realized you are a beginner.

Y esto fue lo que salió ... CORTA Y PEGA ... un corto - videoartístico muy particular ...




El 24 de Julio de 2010 el jurado del Festival de Cine 48 horas, realizado en Granada por primera vez, hizo entrega de los premios. Estos eran los participantes:

Dreamhorses pictures, Rafa Alba Padilla

LaEscuelaDeGranada, Jesus Navarro Sanchez

lansa produccion, jesus muñoz garcia-ligero

Los Duelistas, Clara Martínez

Pacific South, Paz Sabater

Producciones Miau, Amaya Cía

THE DHARMA, Mar Delgado García

The Owench, Alejandro Rodríguez

Toma Cero, Marie Quilly

Zebra, Lucía Martínez Cabrera

Dice así:

¡El jurado ha decidido!

Nuestro jurado ha tomado su decisión. Felicitaciones a todos los cineastas y los equipos que participaron. ¡Estamos orgullosos de anunciar lo ganadores de Granada!

Mejor uso del personaje

"Corta y Pega" by Los Duelistas

Mejor uso del objecto

"Granagedon" by The Dharma

Mejor uso de la línea de diálogo

"Granagedon" by The Dharma

Mejor uso del género

"La Debutante" by The Owench

Mejor sonido

"Cristiano" by Zebra

Mejor fotografía

"Granagedon" by The Dharma

Mejor editing

"Granagedon" by The Dharma

Mejor actuación

"Corta y Pega" by Los Duelistas

Mejor guión

"Corta y Pega" by Los Duelistas

Mejor dirección

"Granagedon" by The Dharma

Segunda mejor película

"Corta y Pega" by Los Duelistas

Mejor película

"Granagedon" by The Dharma

Mejor película del publico del Granada 48HFP

El público ha hablado! El siguiente equipo ganó el premio del público. ¡Felicitaciones!

Mejor película del publico

"El Debutante" by Lansa Producciones